EL ARTE POP
(ver la realidad desde una visión más divertida y llamativa)
El arte pop como definición un
poco más teórica vendría a ser un movimiento artístistico que ocupó lugar en
siglo XX. Se caracterizaba por el uso de imágenes dentro de una cultura popular
pero en fin, el arte pop puede llegar a tener el significado que uno mismo le
quiera dar pero ciertamente se rige a normas generales que lo caracterizan y lo
clasifican como un tipo de arte en específico, una rama del arte.
Basándome en información del
libro “Pop Art, Tilman Osterwold de la editorial Taschen” y en libro de Marcel
Duchamp y el pop art, una revaloración de las vanguardias europeas en el arte
norteamericano, 1987. El arte pop enfatiza la dimensión comercial del arte, la
forma en que se cómo el mundo del arte, que debería expresar libertad, está
también sometido a leyes de la oferta y la demanda, lo que influye directamente
en mayor parte a su valor económico. Se opone a la alta y cultura y a la
cultura de masas , dándole mayor importancia y rol al espectador y al
consumidor. El arte Pop tiene como objetivo llegar a un segmento identificado,
como antes mencionado, es capaz de acoplarse a cualquier sociedad, pero su
público es de carácter amplio, el que logra identificarse con sus obras y
compartiendo su filosofía estando en contra de corrientes como el modernismo.
Busca distanciarse de los principios que
predominan en el campo artístico en contra de toda norma establecida, haciendo
respetar sus raíces cuando la filosofía nace como una crítica a la burguesía.
Este arte logró expandirse a
nivel mundial, en todos los continentes, países, culturas adaptándose a cada
pensamiento, idea, conocimiento o tradición que se lo permitiera. Dentro de
esta tendencia se conocen varios y algunos principales autores y actores dentro
de la obra del arte pop.
Entre ellos comenzamos por Arthur Danto, crítico
del arte y profesor de fiosofía en Estados Unidos. Antes de convertirse en uno
de los más importantes e influyentes del ámbito estética artístico
contemporáneo aportó en gran parte a la filosofía de la historia, a la
filosofía de la acción y a la filosofía del conocimiento. Lo que principalmente
resalta y marca Dalto es la muerte del arte dentro de un contexto de belleza, a
la vez el fin de un fetichismo y todo lo que de alguna manera simbolice lo “perfecto”
“nítido” o “hermoso”.
El arte pop le da lugar a la incorporación de elementos cotidianos, revistas, comics, periódiódicos, fotografías y cine que nunca antes habían pertenecido al círculo lo que provocó en el arte postmoderno un fenómeno radical, la confusión entre arte y realidad, una transfiguración de objetos que se encuentran en nuestro uso cotidiano, abrió puerta a nuevas percepciones de nuevas manifestaciones artísticas.
El arte pop le da lugar a la incorporación de elementos cotidianos, revistas, comics, periódiódicos, fotografías y cine que nunca antes habían pertenecido al círculo lo que provocó en el arte postmoderno un fenómeno radical, la confusión entre arte y realidad, una transfiguración de objetos que se encuentran en nuestro uso cotidiano, abrió puerta a nuevas percepciones de nuevas manifestaciones artísticas.
Antes del arte pop, está el Dadaismo en 1960 en Zurich. El Dadaísmo surge con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. Es un movimiento opuesto a lo considerado normal artisticamente, opuesto a lo literario y poético. Se presenta además de como una ideología como una forma de vivir, un rechazo absoluto a cualquier tradición o esquema que haya sido planteado anteriormente. ROMPER ESQUEMAS, EMPEZAR DE NUEVO.
Se
opone a la belleza eterna, a la eternidad de los principios, a las leyes de la
lógica, la inmovilidad del pensamiento y
contra lo universal. Lo que promueven es un cambio en cuanto a encontrar la
libertad del individuo, su espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, la
contradicción, refiriéndose a que preferirán el caos frente al orden y la
imperfección frente a la perfección. El Dadaísmo usaba el arte como un
medio para criticar la cultura y la sociedad de su época. Esta corriente
atacaba directamente al capitalismo y la burguesía, a diferencia del arte pop
que era un claro reflejo de consumismo capitalismo. Se oponía a la estabilidad económica, social y
artística, lo que nos revela el fuerte activismo político que existió en las
vanguardias europeas.
Danto hace asociación con la
aparición del Pop Art y en concreto con la Brillo Box de Andy Warhol, que se trataba sobre la
apropiación de un artefacto de uso cotidiano y su distinta forma de exhibición como una obra de
arte. Esta trasposición implicó que el arte dejara de tener un lugar exclusivo
y ahora es posible encontrarlo en todo lo que está a nuestro alrededor.
El Arte Pop apela a un estilo y a
la vez calidad de vida que busca sostenerse en una estabilidad económica dentro
de cualquiera sea la clase y el nivel socio económico, pues intentaba ser incluyente
y accesible para cualquier persona. Danto aporta que el éxito de Warhol se
debió a lo extremadamente sencillo de sus representaciones, lo que responde a
la fama de los íconos e imágenes que retomaba de la cultura popular
norteamericana, todos los elementos de la cotidianidad.
Andy Warhol, artista plástico y cineasta e ilustrador estadounidense de Pittsburg, criado en la capital de consumismo, Nueva York en 1928 por lo que resultó ser de gran influencia para su posterior temática artística. Estuvo involucrado en todo lo que tenía que ver con la pintura, cine de vanguardia y literatura utilizando como enlace y valor a sus obras a artistas, intelectuales, modelos, celebridades temáticas tabús, como la homosexualidad, drogas, revolución. Muy conocido por involucrarse en el diseño de la publicidad por el poder de transmisión de mensaje de sus imágenes utilizando todos los elementos simbólicos y semánticos para que su construcción sea de reacción positiva en el espectador. Por eso después de haber estudiado también arte comercial el 1963 es cuando crece su capacidad mercadóloga junto con ilustraciones de revistas, dibujos de galería, modelos, pinturas, marcas y celebridades.
Andy Warhol, artista plástico y cineasta e ilustrador estadounidense de Pittsburg, criado en la capital de consumismo, Nueva York en 1928 por lo que resultó ser de gran influencia para su posterior temática artística. Estuvo involucrado en todo lo que tenía que ver con la pintura, cine de vanguardia y literatura utilizando como enlace y valor a sus obras a artistas, intelectuales, modelos, celebridades temáticas tabús, como la homosexualidad, drogas, revolución. Muy conocido por involucrarse en el diseño de la publicidad por el poder de transmisión de mensaje de sus imágenes utilizando todos los elementos simbólicos y semánticos para que su construcción sea de reacción positiva en el espectador. Por eso después de haber estudiado también arte comercial el 1963 es cuando crece su capacidad mercadóloga junto con ilustraciones de revistas, dibujos de galería, modelos, pinturas, marcas y celebridades.
CARACTERÍSTICAS DEL ARTE POP
·
El lugar que ocupa la cotidianidad
·
El color
·
La ambigüedad y alteración del contexto para producir
un efecto nuevo en el espectador
·
La oposición entre la presentación de un objeto
y su representación
·
La relación entre el proceso creativo y productivo
·
El abandono de la belleza.
· El Pop Art tomó la apariencia como su tema
central, por lo que sus paradigmas fueron la televisión, la publicidad, la
farándula y el glamur. Esto revela en gran medida que la sociedad
norteamericana se preocupaba por tener una vida lujosa y en busca de escándalos
de personalidades de la época en ese entonces como Elvis Presley, Marilyn
Monroe o Che Guevara...
El color juega un papel sumamente
importante dentro de esta corriente artística, de hecho es uno de los elementos
que no podríamos olvidar cuando pensamos acerca del Arte Pop, enseguido se nos
inunda la cabeza con una combinación loca y llena de colores que todos aportan
algo en especial a la construcción de determinado mensaje. En el arte pop los
colores son más puros y brillantes que nunca, son fluorecentes y muy
llamativos, esto aporta mucho a la industria del consumo. Todos los colores se
elevan a una escala más alta, que logre brindar la sensación de vida, de
espesor, entretenimiento, poder visual, comunicación, influencia, manipulación.
Los colores son indispensables para la comunicación, cada uno nos brinda y
sensación y emoción distinta dependiendo del juego y significado que se les da.
Existe el uso de las sombras, en distintas imágenes. En el arte pop tanto los
colores como la formas tienen el significado específico de por qué y cómo se
mezclan entre sí. Las formas, figuras y
colores son más psicodélicos, prendidos y espesos en todo su sentido. Debe
pesar para ocupar un lugar en la mente humana por más tiempo que los segundos
en los que se capta la imagen.
Presentación y representación de
un objeto en otro ámbito de cotidianidad y lógica que no sea en el que suele estar dentro de
toda nuestra percepción y concepción. Esto hace que se despierten una serie de
paradojas que ponen en duda los principios que habían regido en el arte. Para
lograr este efecto alteraba alguna de sus partes, destruyéndolos, cortándolos,
pegándolos y mezclándolos. Otra de sus técnicas era simplemente cambiar un
objeto de posición, su color, probablemente una leve distorsión que nos lo haga
ver como algo fuera de su estado práctico y solido, es decir que lo veámonos de
otra manera que su sentido original, otra percepción del mimo, otras realidades
pero partiendo de una mismo referencia.
Duchamp hace uso de la ambigüedad
y manipula el contexto con la intención de replantear el estatuto del arte y
cuestionar todo sobre el mismo. En cambio, Andy Warhol emplea esta misma técnica
pero con una finalidad muy distinta que busca reivindicar la cotidianidad como
parte de la círculo artístico y ampliar la dimensión estética en donde no
existía, o al menos en sitios donde no había sido considerada.
El arte pop, tomando como ejemplo
a Andy Warhol, esta también se familiariza mucho con la repetición, en una gran
variedad de niveles. La repetición en las obras hacen referencia al hecho de
retomar un elemento de la vida cotidiana y representarlo tal cual en otro
sentido, también hace alusión al aumento de proporción, el tamaño genera un
mayor impacto en el espectador, así como el fin del arte pop, la repetición de
todo el proceso de una experiencia intensificada y mucha más fortaleza al
mensaje y rasgo de cada imagen. Sus formas y figuras a escala natural y ampliada, Iconografía
estilizante, principalmente formas planas y volumen esquemático. La
repetición y multiplicación de los productos creados en masa genera en el espectador
una intensa experiencia visual. Lo abundante, lo lleno, lo amplio le da una
sensación de satisfacción, de espacios llenados, no cabe la melancolía tan solo
vida, las cosas que hacemos a diario, una y otra vez, los hábitos que
acostumbramos llevar en cada rutina o acción, busca captar esa serie de sucesos
que nos rodean y a veces parecen insignificantes, esta corriente los visibiliza,
los innova y los aprovecha lógicamente.
La repetición y producción masiva
predominó y pudo apreciarse en las técnicas que utilizaba para crear sus pinturas
y con la repetición jugaba con productos de marcas reconocidas, retratos de
personajes famosos.
Es
importante el tratamiento pictórico que se da forma no tradicional, el
lenguaje es figurativo, es decir representa la realidad de los objetos pero ya
no como tal, sino que ahora no se queda tan solo con sus cualidades
tradicionales, lo que hace es combinar sus cualidades abstractas y de alguna
manera lograr hacerlo entendible.
Temáticas de Preferencia por las referencias al status social, la fama, la violencia
y los desastres, la sexualidad, el erotismo, los signos de la tecnología
industrial y la sociedad de consumo, el capitalismo.
Manipulación de los objetos, el
empleo de una diversidad de materiales y el juego con las normas ya establecidas,
abre puerta a una nueva experimentación artística. David Hopkins apunta que el
arte fue dejando de centrarse en el objeto para enfocarse en el concepto, en la
transformación de este en un sentido coherente y creativo a su vez, eliminando
su escencia original para darle una más atractiva, características más
llamativas, no quiere decir “belleza”, sino “impresionante”.
El abandono de la belleza es un
factor importante porque el arte pop se caracteriza por su rechazo explícito a
la belleza, a pesar de poseer y normas estéticas. Warhol buscaba ampliar los límites
de la belleza, encontrando sentido en cualquier tipo de objeto y en cualquier
experiencia cotidiana. En cambio Duchamp, artista francés muestra otra actitud,
pues no se propone revelar la belleza de los objetos como sea cuales de estos
fueran seleccionados, sino que más bien trataba de neutralizarla. Por esta razón
es dicho que su actitud se opone a lo artístico entonces se opone a la
estética, lo que de ningún modo puede equipararse con la obra de Warhol.
Retomando un poco sobre la apreciación
de Danto frente al Arte Pop, nos hace pasar de la función utilitaria de un artefacto
de uso cotidiano a una dimensión estética, por lo que llama nuestra atención
sobre un aspecto en especial de este objeto que sorprendentemente no es
necesario que tenga algo que ver con su uso práctico sino que brinda la
oportunidad de tener una nueva experiencia sobre el mismo.
El Arte Pop retomó el modelo de
la producción en serie y la industrialización, comercialización, un mercado que
se relaciona con desarrollo en grandes ciudades como Londres y Nueva York. Su
tema central fue el urbanismo y la mayoría de sus representantes hicieron de la
técnica una pauta de producción artística
masiva. Al convertirse Andy Warhol en un hombre máquina, funda su propio
estudio como la Factory. Estudio integrado por artistas, escritores, pintores,
músicos, modelos y celebridades. Entre Andy Warhol y asistentes empleados y
amigos forman un modelo de colaboración entre sí que tiene manera que ver con
la creación de obras de arte de alto nivel. De esta fusionando ideas, técnicas
aun así conservando una muy original y esencial, realizan pinturas, productos
de cine, multimedia, publicidad, escultura, revistas, biografías
y teatro.
Algunos artistas del arte pop principales son Jean Michel Basquiat, 1960-1988, pintor estadounidense, empezó
desde abajo vendiendo postales, tiras cómicas y camisetas decoradas por el
mismo. Realizaba y se destacaba mucho en el movimiento del grafitti, escritos,
murales y poesía. En sus obras se quejaba de la sociedad , de la rabia que
abunda en ella, en cada individuo, y en la simpatía entre las personas de
distintas clases sociales. Tenía un estilo similar al de Picasso. En sus obras
se destaca el expresionismo Abstracto que es la mezcla entre abstracción y
surrealismo. Otro de sus integrantes era George Lee Quiñonez, nacido en 1960,
artista y actor que se suma al movimiento grafitti junto a Kedith Haring y Michel Basquiat, se convierten
en los innovadores del “Street Art” pero añadiendo mensajes poéticos a algunas
de sus piezas, su temática es el medio ambiente urbano.
“Sí, de tener gusto por objetos cotidianos Y tener dicho gusto es ser como una máquina Sí, pues haces lo mismo todo el tiempo. Lo haces una y otra vez”
(Marcel Duchamp y el pop art, una revaloración de las vanguardias europeas en el arte norteamericano, 1987.)
No hay comentarios:
Publicar un comentario